Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
1
Добавлен:
20.04.2023
Размер:
2.14 Mб
Скачать

следующем веке. В рельефах балюстрады храма Ники Аптерос (Бескрылой) на Акрополе Афин особенно бросается в глаза динамизм. Те же черты мы видим и в

скульптурном изображении Ники, выполненном Пеонием.

Стремлением к

передаче динамических

композиций не исчерпывались искания

скульпторов конца века. В искусстве

этих

десятилетий большое место занимают

рельефы на надгробных памятниках.

Обычно они создавались по единому типу:

умерший в кругу

близких. Основная

черта

этого круга рельефов - изображение

естественных чувств простых людей. Тем самым в скульптуре решаются те же задачи,

что и в литературе (трагедия Еврипида).

К сожалению, о великих греческих

художниках мы не знаем почти ничего,

кроме описания некоторых их картин и

сведений об их мастерстве. Можно полагать, что эволюция живописи в основном шла в том же самом направлении, что и скульптуры. Согласно сообщениям древних

авторов, Аполлодор Афинский открыл в конце

V в. эффект светотени, т. е. положил

начало живописи в современном смысле

этого

слова.

Паррасий стремился к передаче

средствами живописи душевных движений.

В вазописи второй половины V в. все

большее место занимают бытовые сцены.

В сознании последующих поколений V

век

до н.э. ассоциировался с величайшими победами,

одержанными греками

при

Марафоне и Саламине, он воспринимался

как

время

героических деяний предков,

отстоявших независимость Эллады, спасших ее свободу. Это было время, когда единая цель – служить родине вдохновляла бойцов, когда высшей доблестью было погибнуть за отечество, а высшим благом считали благо родного полиса.

Становление древнеримского искусства. Преемственность древнегреческой и

древнеримской культуры.

 

 

 

 

Если наметить основные этапы истории древнеримского

искусства,

то в общих

чертах их можно представить так. Древнейшая (VII - V вв. до

н.э.)

и республиканская

эпохи (V в. до н.э.-I в. до н.э.) - период

становления римского искусства. В этих широких

временных

границах медленно,

часто в противоборстве

с

этрусскими,

италийскими,

греческими влияниями формировались принципы собственно римского

творчества. Из-за недостатка вещественных материалов, весьма слабого освещения этого длительного периода в древних источниках дифференцировать более детально этот этап невозможно. В VIII - V вв. до н.э. римское искусство еще не могло соперничать не только с развитым художественным творчеством этрусков и греков, но, очевидно, и с достаточно отчетливо заявлявшей о себе художественной деятельностью италиков.

Искусство древнего Рима, как и древней Греции, рабовладельческого общества,

поэтому

именно эти два основных

компонента имеют ввиду, когда говорят об

античном

 

искусстве.

Искусство

Рима

считают завершением

художественного

творчества

античного

общества.

Правомерно утверждать, что,

хотя

древнеримские

мастера

продолжали

традиции эллинских, все же искусство древнего Рима -

явление

самостоятельное, определявшееся ходом и ходом исторических событий,

и

условиями

жизни,

и своеобразием религиозных воззрений,

свойствами

характера

римлян,

и

другими факторами.

Римское искусство как особое

художественное

явление

стали изучать лишь в ХХ веке,

по существу только тогда осознав

всю

его

самобытность и неповторимость. И все же до сих пор многие видные антиковеды полагают, что история римского искусства еще не написана, еще не раскрыта вся сложность его проблематики. И вот почему.

В произведениях древних римлян, в отличие от греков, преобладали символика и аллегория. Соответственно пластические образы эллинов уступили у римлян место

живописным, в которых преобладала иллюзорность

пространства и формы – не только

во фресках и мозаиках,

но и

в

рельефах.

Изваяния, подобные Менаде Скопаса или

Нике Самофракийской,

уже

не

создавались,

зато римлянам

принадлежали

непревзойденные

скульптурные

портреты

с

исключительно точной

передачей

индивидуальных

особенностей

лица и характера, а также рельефы,

достоверно

121

фиксировавшие исторические события. Римский мастер, в отличие от греческого, видевший реальность в ее пластическом единстве, больше склонялся к анализированию, расчленению целого на части, детальному изображению явления. Грек видел мир как бы сквозь все объединявшую и связывавшую воедино поэтическую дымку мифа. Для римлянина она начинала рассеиваться, и явления воспринимались в

более отчетливых формах, познавать которые стало легче, хотя это же

приводило

к

утрате ощущения цельности мироздания.

 

 

 

В древнем Риме скульптура ограничивалась преимущественно

историческим

рельефом и

портретом,

зато получили развитие

изобразительные

искусства

с

иллюзорной

трактовкой

объемов

и форм -фреска,

мозаика, станковая живопись,

слабо распространенные у греков.

Архитектура достигла небывалых успехов как в ее

строительно-инженерном, так и в ансамблевом выражении.Новым было у римлян и их понимание взаимосвязи художественной формы и пространства. Предельно компактные, концентрические в своей сущности формы классического Парфенона не исключали, а напротив, выражали открытость здания просторам, окружавшим Акрополь. В римской архитектуре, поражающей обычно своими ансамблевыми размахами, предпочтение отдавалось замкнутым формам. Зодчие любили псевдоперипетры с колоннадой, наполовину утопленной в стену. Если древнегреческие площади всегда были открыты пространству, подобно Агоре в Афинах или других эллинистических городах, то римские либо обносились, как форумы Августа или Нервы, высокими стенами, либо устраивались в низинах.

Тот же принцип проявлялся и в скульптуре. Пластичные формы греческих атлетов всегда представлены открыто. Образы, подобные молящемуся римлянину, набросившему на голову край одеяния, большей частью заключены в себе, сосредоточены. Римские

мастера в скульптурных портретах концентрировали

внимание на

личных,

индивидуальных особенностях человека. Система римских

архитектурно-пластических

образов

глубоко противоречива.

Компактность форм в них только кажущаяся,

искусственная ,вызванная, видимо,

подражанием

классическим

образцам

эллинов.

Отношение римлян к форме, объему,

пространству совершенно иное, нежели у греков,

основанное

на принципе прорыва

границ и рамок, на

эксцентрической,

а

не

концентрической динамике художественного мышления.

В

этом

смысле

римское

искусство - качественно новый этап эстетического

освоения

человеком реальности.

Тяготение римских художников к

классическим

эллинским

формам, вызывающее

ощущение

двойственности

римских

памятников,

воспринимается сейчас

как

проявление своего рода реакции на заявлявшие о себе новшества.

 

 

 

Осознавшаяся римлянами

утрата

цельности

художественных форм

нередко

заставляла их создавать постройки громадные по размерам, порой

грандиозные, чтобы

хоть этим восполнить противоречивость или ограниченность образов. Возможно, именно в связи с этим римские храмы, форумы, а нередко и скульптурные произведения значительно превосходили размерами древнегреческие.

Важный фактор, воздействовавший на характер древнеримского искусства, - огромное пространство его поля действия. Динамичность и постоянное расширение

территориальных рамок древнеримского искусства со включением в его сферу уже

в

V веке до н.э. этрусских, италийских, галльских, египетских и других форм,

с

особенным значением греческих, - не может быть объяснено только свойствами римского

художественного потенциала.

Это процесс, связанный с развитием

общеевропейского

искусства, в котором римское начало

играть роль

особенную - интерпретатора и

хранителя художественного

наследия

античной

эпохи

при

одновременном

выявлении собственно своих римских принципов. В римском горниле сплавлялись

различные художественные ценности, чтобы в

итоге появилась совершенно новая, не

исключавшая, однако, традиций античности,

средневековая эстетическая

практика.

От пиренейских берегов Атлантического океана до восточных границ

Сирии, от

122

Британских островов до Африканского континента

племена

и

народы жили в сфере

влияния художественных систем, которые диктовались столицей империи.

 

 

Тесное соприкосновение римского искусства с

местным

приводило

к появлению

своеобразных памятников. Скульптурные портреты Северной

Африки поражают

по

сравнению со столичными экспрессивностью форм,

некоторые

британские -

особенной холодностью,

почти чопорностью, пальмирские - свойственной восточному

искусству

затейливой

орнаментикой

декоративных

украшений одежд,

головных

уборов, драгоценностей.

И все же нельзя не отметить,

что к середине

I тысячелетия

н.э., в конце античности, в Средиземноморье дали о себе знать

тенденции

к

сближению

различных эстетических

принципов,

в

значительной

степени

определившие культурное развитие раннего средневековья.

 

 

 

 

 

Конец римского искусства формально

и условно

может

быть определен падением

Империи. Вопрос же о времени возникновения римского искусства - весьма спорный. Распространение на территории Апенинского полуострова в I тысячелетии до н.э. высокохудожественных произведений этрусков и греков способствовало тому, что только начинавшее формироваться римское искусство оказывалось незаметным. Ведь долгое время, c VIII до VI в.в. до н.э., Рим был небольшим поселением среди множества других италийских, этрусских и греческих городов и поселений. Однако даже из этого

отдаленного прошлого, куда уходят истоки

римского искусства, сохраняются фибулы

с латинскими именами, цисты и такие

монументальные бронзовые изваяния, как

Капитолийская волчица. Вряд ли поэтому

правомерно начинать

историю

искусства

древнего Рима, как это иногда делают, с I

в. до н.э., не учитывая

хотя

и

небольшой

количественно, но очень важный материал,

который со временем, нужно

думать, будет

возрастать.

 

 

 

 

Периодизация римского искусства - одна из самых сложных проблем

его истории. В

отличие от принятой и широко распространенной периодизации древнегреческого

искусства,

обозначающей годы

становления архаикой, время расцвета -

классикой и

кризисные

века - эллинизмом, историки древнеримского искусства,

как правило,

связывали

его развитие лишь

со сменами императорских династий.

Однако далеко

не всегда смена династий или императора влекла за собой изменение художественного

стиля. Поэтому важно определить в

развитии римского искусства границы его

становления, расцвета и кризиса, принимая

во внимание изменение художественно-

стилистических форм в их связи с социально-экономическими, историческими, религиозно-культовыми, бытовыми факторами.

Расцвет римского искусства приходится на I-II вв. н.э. В рамках этого этапа стилистические особенности памятников позволяют различить: ранний период - время Августа, первый период – годы правления Юлиев – Клавдиев и Флавиев, второй - время Траяна, поздний период – время позднего Адриана и последних Антонионов. Времена Септимия Севера, как ранее Помпея и Цезаря, при этом, очевидно, следует считать переходными. С конца правления Септимия Севера начинается кризис римского искусства. Таким образом, можно сказать следующее.

Все художественное творчество Европы от средневековья до наших дней несет на

себе следы сильного воздействия римского искусства.

Внимание к нему всегда было

очень пристальным. В идеях и памятниках

Рима многое поколения находили нечто

созвучное своим чувствам и задачам,

хотя

специфика римского искусства, его

своеобразие оставались нераскрытыми,

а казались лишь позднегреческим выражением

античности. Историки от Ренессанса до

ХХ века отмечали в нем различные, но всегда

близкие их современности черты. В обращении итальянских гуманистов XV - XVI вв. к

древнему Риму можно видеть социально-политические,

просветительско-моралистские

(Петрарка), историко-художественные тенденции. Однако сильнее всего воздействовало древнеримское искусство на архитекторов, живописцев и ваятелей Италии, по-своему воспринимавших и трактовавших богатейшее художественное наследие Рима. В XVII в.

123

древнеримским искусством заинтересовались ученые других

европейских

стран. Это

было

время

интенсивного

сбора

художественного

материала,

период

«антикварный», сменивший гуманистический, ренессансный.

Революция XVIII в. во

Франции пробудила внимание французских ученых и

художников

к

римскому

искусству. Тогда же возникло научно-эстетическое отношение к древнему

наследию.

И.Винкельман, в отличие от

деятелей

«антикварного» периода,

выступил

представителем

просветительской

философии

своего

времени,

создателем истории

древнего искусства. Правда, он

 

еще

относился

к

римскому

искусству как к

продолжению греческого. В конце

XVIII - начале XIX

в.

древнеримским искусством

начали заниматься уже не частные

лица, а государственные учреждения Европы.

Финансировались археологические

раскопки,

основывались крупные музеи

и научные

общества,

создавались

первые

 

научные

труды

о

древнеримских

произведениях

искусства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попытки философского осмысления сущности

и

специфики

древнеримского

искусства были сделаны в конце XIX в. Ф. Викгофом и А. Риглем. Ценным теоретическим

исследованием

явилась

также

книга

О. Бренделя «Введение в изучение искусства

древнего Рима»,

где рассмотрены

различные точки зрения на древнеримское искусство

от Ренессанса до нашего времени.

Раздел 5. Византия как первая христианская империя. Культура и искусство Византии

Общие особенности и специфика византийской культуры и искусства

Одним из важнейших очагов средневековой художественной культуры Европы и Ближнего Востока было византийское искусство, то есть искусство народов, объединенных в период с конца 4 до середины 15 в. Византийским государством, которое образовалось на основе Восточной Римской империи. (Название «Византийская империя»

(или просто «Византия») происходит от имени древнегреческой колонии — Византии, существовавшей на месте Константинополя.) Начальный рубеж истории византийского искусства – окончательное разделение в 395 г. Римской империи на Восточную и Западную – условен. Строго говоря, 4-5 вв. представляют собой предвизантийский период, когда в различных областях Восточной Римской империи зарождалась средневековая художественная культура Византии. Конечным рубежом истории византийского искусства явился 1453 год, когда турками-османами был взят Константинополь и Византия прекратила свое существование.

От 4 до середины 15 в. Византия прошла сложный путь исторического развития. На территории бывшей Восточной Римской империи и в прилегавших к ней областях – нашествия так называемых варварских племен. Однако, в отличие от Западной Римской империи, восточная не подверглась катастрофическим разрушениям. В ней сохранились античные города, высокоразвитые ремесла, прочные торговые связи. Поэтому переход от античного к средневековому искусству в Восточной Римской империи осуществлялся на основе непрерывной преемственности античной культуры. Византия выступила хранительницей античного наследия. Именно византийское искусство в период раннего средневековья прочно занимало ведущее место в художественной жизни Европы и Ближнего Востока.

Церковь в Византии верно служила светской власти. Император считался наместником бога на земле и опирался на церковную иерархию, как и на мощный чиновничий аппарат. Естественно, что в такой обстановке художественное творчество находилось под строгим контролем правивших классов и церкви.

В церковном зодчестве, где работали крупнейшие мастера, разрешались наиболее существенные строительные и художественные проблемы, поскольку именно храм был основным типом общественного здания. Религиозные требования сковали развитие

124

скульптуры, так как православная церковь считала статую идолом. Скульптура в Византии, представленная рельефом (главным образом небольшими рельефами из слоновой кости), смыкалась с декоративно-прикладным искусством.

Живопись, занявшая в изобразительном искусстве Византии главное место, находилась под строгой церковно-государственной опекой. Она развивалась по трем основным руслам: церковная мозаика и фреска, иконопись, книжная миниатюра. Здесь господствовали строгие правила изображения святых или событий из «священной истории». Художник должен был следовать канону – правилам иконографии, диктовавшим композицию, тип фигур и лиц, основы цветового решения. Канон в известной мере обусловливал и образный строй изображения. Так, например, тип оранты (стоящей фигуры с распростертыми руками) предопределял черты торжественности и величия, тип изображения Богоматери с прижавшимся к ней младенцем – ноту лирической углубленности и т.д.

Впроцессе сложения средневекового мировоззрения принципиально изменился строй художественного образа. Земное, пластическое восприятие явлений окружающего мира, сменились представлением о духовном начале как основном качестве художественного произведения: зримые и осязаемые формы стали цениться лишь в той мере, в какой они являлись носителями духовной экспрессии. Средневековый византийский художник вводил в образы своего искусства представление об отвлеченном, не познаваемом разумом, а доступном только слепой вере божественном начале.

Объемная форма, пластика, реальное пространство не являются главными средствами художественной выразительности. Изображения в византийском искусстве, как правило, плоскостны. В эмоциональной выразительности силуэта, в ритме линий и тонов цвета искал византиец возможности передать важное для него духовное содержание, экспрессию, внутреннюю динамику образа. Поэтому так глубоко осмысливал византийский живописец эмоциональное звучание цвета и линии и доводил до изощреннейшей виртуозности умение наполнить точно и тонко найденным духовным содержанием любой, казалось бы, внешне декоративный эффект, изгиб линии, оттенок цвета. Редкостная декоративная красота и сложное внутреннее содержание раскрываются

внеуловимых для поверхностного наблюдателя нюансах трактовки образа.

Вцерковной настенной мозаике мерцающий золотой фон, чистые цвета кубиков смальты и камней, из которых выкладывались изображения, составляют вместе с многоцветной орнаментальной отделкой поверхности стены единую систему, замечательную своим полнозвучным декоративным эффектом.

Необходимо подчеркнуть, что в художественной культуре Византии большое место занимало светское искусство (крепостные сооружения, дворцы, жилые здания; важную роль играла светская скульптура). Подавляющее большинство этих светских памятников искусства не сохранилось, но их значение в сложном организме художественной культуры Византии обязательно надо учитывать.

Столичное церковное искусство играло роль образца для всех других школ. Но оно все же было лишь одним, хотя и господствовавшим направлением среди других многочисленных течений. В различные периоды выдвигались и провинциальные художественные центры – Равенна, Фессалоники, Малая Азия, Сирия, Египет и другие. Сложность стилистического развития византийского искусства усугублялась еще тем, что с течением времени изменялись и пределы распространения византийской культуры. В результате войн и вторжений соседних народов в различные исторические периоды менялись границы Византийского государства. По мере того как отдельные области (Египет в 7 в., Сицилия в 9 в.) отпадали от Византии, в них формировались новые художественные школы.

Глубоки были взаимосвязи византийского искусства с ранними очагами средневековой культуры – Грузией и Арменией, а также с народами Восточной Европы (Русь, болгары, сербы), принявшими христианство в византийском его варианте. Для всех этих стран

125

характерны: распространение купольного перекрытия в храмовом строительстве, расцвет искусства мозаики, фрески, книжной миниатюры, высокий удельный вес иконописи при относительно слабом развитии скульптуры.

2. Истоки Византийского искусства в 4-5 веках.

Молодое византийское искусство, возникая, впитывало в себя и перерабатывало художественные традиции, существовавшие в различных городах и областях, вошедших в состав Восточной Римской империи: Константинополя, Балканского полуострова, Малой АЗИИ, Сирии, Египта с его главным культурным центром Александрией; важную роль сыграли художественные традиции города Рима, а также Равенны. Их художественная культура обладала в 4-5 вв. настолько сильными чертами местного своеобразия, что многоликое искусство Византии в тот период не составляло еще единой художественной системы. Вместе с тем в искусстве всех этих центров протекал в различных формах одинаковый по своей природе историко-художественный процесс: новые, спиритуалистические идеи противоречиво сочетались с художественными приемами, еще тесно связанными с традициями античности.

Невозможно составить полное представление об искусстве каждой из областей Византии конца 4 и 5 в., так как многие памятники не сохранились до нашего времени. Лишь дополняющие друг друга сведения об отдельных областях дают возможность нарисовать общую картину развития искусства того времени на всей территории империи.

Для архитектуры и живописи раннего периода местные особенности могут быть определены с большей точностью. Со времени Константина началось широкое строительство церквей. Для 4-5 вв. характерно развитие двух типов церковных Зданий: базилики и центрического купольного сооружения. Базилика — возникший в позднеантичное время светский по своему происхождению тип здания, который широко использовался при строительстве раннехристианских храмов в Древнем Риме. Вытянутая в плане, расчлененная продольными рядами колонн обычно на нечетное число кораблей (нефов), базилика была рассчитана на большое количество молящихся. В разработке базилики и центрического типа здания главное внимание раннесредневековые зодчие уделяли интерьеру.

Большое гражданское и церковное строительство быстро превратило Константинополь, основанный в 326 г., в один из крупнейших центров того времени. В 5 в. были сооружены новые крепостные стены, строились многоэтажные жилые дома. При этом в столичном искусстве, в котором на протяжении всей истории Византии с наибольшей силой проявлялись официальные государственные и церковные тенденции, широко использовались также темы и приемы, унаследованные от античного искусства. Примером этого служат мозаичные полы Большого дворца императоров (5 в.) (илл. 3 а).

Искусство Рима, прочно связанное с наследием позднеантичной художественной культуры, сыграло роль одного из важнейших источников византийского искусства, главным образом его официальной линии. В конце 4 и в 5 в. римское искусство представляло особую школу, в которой определяющее значение имели величественные имперские идеалы. Тяготение к торжественности и парадности художественного образа сказалось в церквах, перестраивавшихся из античных Зданий, но особенно в новых церковных постройках. Эта тенденция отчетливо видна в архитектуре больших по размерам базилик конца 4 и 5 в.: Сан Паоло фуори ле мура (386) и Сайта Мария Маджоре

(432-440).

Своеобразное направление имело в 5 в. искусство Равенны. В нем нет свойственной Риму императорской пышности. Наиболее интересны две центрические постройки: одна из них — так называемый мавзолей Галлы Плацидии - была сооружена во второй четверти 5 в. (илл. 5). Это небольшое крестообразное в плане и скромное в своем внешнем облике здание замечательно мозаичным убранством интерьера. Мавзолей освещается маленькими окнами. Густой синий цвет фона мозаик, наполняя интерьер приглушенным мерцающим светом, дает главную цветовую и эмоциональную ноту всему убранству

126

мавзолея. Поэтому главную роль получила эмоциональная выразительность цветовых созвучий, а не пластичность объема; гармоничная, замедленно плавная ритмика движений фигур вытеснила их живую экспрессию. Этими свойствами отмечена и лучшая мозаика мавзолея Галлы Плацидии - «Добрый пастырь с овцами» (в люнете над входом в мавзолей) (илл. 4). Строгость симметричной композиции сочетается в мозаике с живо воспроизведенным скалистым пейзажем. Выбор типа (безбородый, юный, так называемый Христос-Эммануил), сложившегося на основе античных образов, так же как объемная трактовка фигуры и соблюдение классических пропорций, связывают это изображение с античными традициями. Но и здесь главным оказывается эмоционально-духовное начало, раскрываемое по преимуществу колоритом.

Если мозаики мавзолея Галлы Плацидии представляют собой образец глубоко эмоционального искусства, то мозаики второй центрической постройки, созданной в Равенне в середине 5 в., более просты по художественному образу. Баптистерий православных (Неонианский баптистерий, середина 5 в.) – восьмигранное здание, купол которого украшен превосходной мозаикой, исполненной в свободной живописной манере. В центральном медальоне изображено крещение Христа. В широком кольце, окружающем центральный медальон, размещены апостолы, согласно легенде, разнесшие принятую при крещении благодать – учение христианства – по всему миру. Тема иерархически последовательного распространения христианской благодати весьма органично связана, с назначением баптистерия, в центре которого была сооружена купель для крещения. В этой мозаике художники не решали сложных идейно-образных задач; живая, «земная» выразительность изображенных мотивов имеет здесь более простой, непосредственно чувственный характер.

Искусство Равенны при всех ее своеобразных особенностях обнаруживает все же в основных чертах близость к римскому искусству 5 в. Иной характер приобрело в 4-5 вв. искусство, развивавшееся в восточных районах бывшей Римской империи.

В искусстве, которое сложилось в то время на территории Греции, значительную роль сыграли традиции эллинистической эпохи. Крупнейшим художественным центром здесь был город Фессалоники (Салоники), сохранивший свое значение и впоследствии. В архитектуре Фессалоник также развивались два типа церковной архитектуры, отличавшиеся яркими местными чертами. Базилики здесь - просторные, светлые. Таковы трехнефная церковь Панагия Ахеропоитос (5 в.) и пятинефная базилика св. Димитрия (5 в., позднее перестроена), в которой ярко заметны местные особенности. Ряды колонн не обладают строгой торжественностью, свойственной памятникам Рима того времени, они трактованы более легко. Огромная перестроенная из римского здания ротонда св. Георгия

(4-5 вв.)

Исключительно большое значение для сложения ранневизантийского искусства имело искусство Ближнего Востока. Малая АЗИЯ и в дальнейшем входила в состав основной территории Византийской империи. Сирия, Месопотамия и Палестина (до завоевания их арабами в 7 в.) также сыграли существеннейшую роль. Здесь формировалось искусство, проникнутое суровым духом. Христианская религия на Востоке приобрела особенную аскетичность, фанатизм и мистичность, которых нет в Риме. Нетерпимое отношение к античному язычеству породило сильные иконоборческие тенденции. Архитектурные памятники Ближнего Востока отличаются большим разнообразием вариантов, но всем им уже свойственно средневековое понимание храма как олицетворения земной и небесной церкви, как сооружения, содержание которого решительно не допускает никаких черт светской парадности. В типичной для архитектуры Ближнего Востока базилике КальбЛузе (Северная Сирия, 5 в.) средний неф обрамлен приземистыми мощными столбами, соединенными тяжеловесными арками с большими пролетами, благодаря которым пространство боковых нефов как бы перетекает в пространство среднего нефа.

На Ближнем Востоке в 4-5 вв. начали формироваться и новые архитектурные типы. В зодчестве Малой АЗИИ в конце 5 в. были предприняты попытки соединить базилику и

127

купол. Церковь Симеона Столпника (Калат-Семан, около Антиохии, 5 в.) (илл. 2): вокруг центрального восьмигранного открытого двора (есть предположение, что этот двор был перекрыт сводом) по странам света расположены четыре трехнефные базилики. Это здание говорит о поисках крестообразного плана храма, который впоследствии стал характерным для архитектуры Византии.

ВСирии был выполнен ряд рукописей с миниатюрами и многие произведения скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Сирийская миниатюра долго оказывала влияние на живопись Византии в целом. Для сирийской школы живописи (в том виде, в каком ее можно реконструировать) были характерны экспрессия и драматизм образов.

Своеобразное место в византийском искусстве 4-5 вв. занял Египет, где сложилось коптское искусство, то есть искусство периода распространения и господства христианства в Египте. Крупнейший город Египта Александрия был хранителем традиций эллинистического искусства. Здесь создавались произведения, сочетавшие новые христианские идеи с наследием позднеантичного художественного творчества. Воздействие искусства Александрии на искусство других областей Византии было чрезвычайно большим. Художественная культура Египта постепенно отдалялась от византийской культуры, которая воспринималась как враждебная. Ко времени арабского завоевания (640-641) художественная культура коптского Египта приобрела застойнопровинциальный характер. Только включившись в иной мир – арабской художественной культуры,- Египет вновь дал образцы высокого искусства.

3.Византийское искусство 6 века. Первый высокий расцвет собственно византийского искусства приходится на 6 в. При Юстиниане I Византия на недолгое время почти достигла размеров величия Римской империи. В тот период велись войны против персов, вандалов, готов и др., жестоко подавлялись народные восстания. Упрочилась государственная власть, тесно связанная с властью церковной, развился сложный бюрократический аппарат. Отражая эти явления, искусство прославляло императора. На огромной территории империи - от Кавказа до Испании - создавались многочисленные укрепления, церковные и светские здания, украшенные мозаикой и росписью. В Константинополе были возведены грандиозные постройки (ипподром, термы, арки). Но самым замечательным сооружением Константинополя стал храм св. Софии, построенный

в532-537 гг. малоазийскими зодчими - Анфимием из Тралл и Исидором из Милета. Храм грандиозен: его длина 77 ж, диаметр купола 31,5 м. В настоящее время его внешний вид сильно изменен контрфорсами, возведенными для укрепления купола, а также павильонами и минаретами, которые были пристроены турками.

Воснову храма положен план трехнефной базилики. Боковые нефы имеют по два этажа; средний, более широкий и высокий, перекрыт посередине куполом. Таким образом, перед архитекторами встала сложнейшая задача сооружения круглого купола над базиликой, имеющей прямолинейные очертания. Купол был возведен на четырех столбах при помощи парусов (треугольных изогнутых сводов, напоминающих надутые паруса): между столбами переброшены арки, на верхние точки которых опирается основание купола, а в промежутках между этими четырьмя точками тяжесть свода принимают на себя паруса, своими нижними углами упирающиеся в столбы. Огромное давление, приходящееся на столбы, передастся при помощи арок на боковые стены.

Вотличие от боковых арок, закрытых плоскими стенами и колоннадами, восточная и западная арки поддерживаются полукуполами. Каждый из этих двух полукуполов опирается на три арки, за которыми находятся перекрытые сводами двухэтажные колоннады, полукруглые в плане. Средняя арка на востоке ведет в абсиду, а средняя арка на западе - в главный вход. Купол кажется возносящимся (40 окон). 3одчие широко использовали в интерьере ордерные мотивы, но они играют подчиненную роль. Основные тектонические силы развиваются помимо ордерного убранства; они получают выражение

всистеме мощных столбов и полукуполов.

128

Архитектурный образ св. Софии гармоничен; в нем замечательно целостно отражена идея величия, сложности, бесконечного многообразия мира. Но гармоничность и величие храма св. Софии не имеют того ясного, земного характера, который присущ античным зданиям. В человечески простой ордерной архитектуре античности не было места для идей о неподвластных человеку силах. Архитектура заставляла человека ощутить свое ничтожество перед божественными силами. Вместе с тем главное святилище всего государства внушало мысль о мощи Византийской империи и церкви. Этому служили и размеры храма, рассчитанного на многотысячные людские толпы, и роскошь отделки интерьера цветным мрамором и декоративной мозаикой, и великолепие церемоний, происходивших в храме. Именно в здании нового типа, в купольной базилике св. Софии, наиболее последовательно выражены характерные для византийского искусства 6 в. тенденции к грандиозности, величественной пышности и торжественности.

Те же тенденции, не осмысленные, однако, в стройном художественном образе, проявились в константинопольской церкви св. Ирины (30-е гг. 6 в.). Эта церковь представляет собой базилику, перекрытую двумя куполами, расположенными по оси среднего нефа (западный купол был, по всей вероятности, возведен позже).

Наряду с созданием типа купольной базилики в 6 в. началось и развитие крестовокупольной системы. В Константинополе был построен храм Апостолов - (Не сохранился; некоторое представление о нем может дать собор св. Марка в Венеции, в первоначальном виде повторивший храм Апостолов.) – крестообразная в плане постройка,

перекрытая пятью куполами.

Важным центром византийского искусства этого времени стала Равенна, сохранившая значительное число памятников архитектуры 6 столетия. Исключительно интенсивным было строительство в первой четверти 6 в., когда Равенна была столицей остготского государства Теодориха (умер в 526 г.). В этот период построены дворец Теодориха (не сохранился) и многочисленные арианские (Арианство - течение в христианстве) культовые здания. Искусство Равенны начала 6 в. обладало и специфическими чертами. Они заключались в том, что зодчество и живопись не прониклись еще духом имперского величия, который утвердился в художественной культуре Равенны после смерти Теодориха. Наконец, в равеннском зодчестве нашли место художественные взгляды, связанные с «варварской» культурой и не имеющие параллели в собственно византийской архитектуре.

Культовое зодчество того времени наиболее ярко представляют сооруженные при Теодорихе базилика Сант Аполлинаре Нуово (св. Аполлинария Нового) и арианский баптистерий. Это трехнефная базилика с двумя рядами изящных соединенных арками колонн. Ряды колонн в базилике не длинные; это в сочетании с большой высотой нефов (особенно залитого светом среднего нефа) придает интерьеру стройность и легкость. Проста и лаконична архитектура арианского баптистерия - небольшого приземистого купольного сооружения.

Архитектура Равенны во второй четверти 6 в. (после смерти Теодориха) прониклась тем торжественным величием, которое утверждалось константинопольской школой. В ту пору сооружена большая, суровая по своему внешнему облику трехнефная базилика Сант Аполлинаре ин Классе (св. Аполлинария в Старой гавани), Пространственное богатство характеризует и самую замечательную равеннскую постройку 6 в. - церковь Сан Витале (св. Виталия), заложенную в 526 и освященную в 547 г. С внешней стороны здание мало интересно: основной восьмигранный объем расчленен простыми вертикальными и горизонтальными тягами; над ним возвышается сухой по формам граненый барабан. Художественный смысл сооружения раскрывается в сложно и богато разработанном интерьере: купол опирается на восемь столбов, образующих в центре здания ротонду. Она окружена двухэтажным обходом с хорами на втором этаже. Большинство промежутков между столбами ротонды заполнены двухэтажными аркадами, замечательной особенностью которых является конфигурация их в плане: аркады расположены по дугам,

129

выгнутым к внешним стенкам церкви. Этот прием позволил добиться удивительных пространственных эффектов. Выступающие за кольцо подкупольных столбов высокие аркады открывают центральное пространство глазам посетителя сразу же, как только он входит в церковь.

Торжественность и возвышенная одухотворенность свойственны и произведениям изобразительного искусства 6 в. Большое развитие в это время получила монументальная мозаика, украшавшая стены и перекрытия церковных и светских зданий. Характерной ее особенностью начиная уже с 3-4 вв. стало употребление смальты, то есть кубиков из окрашенных стеклянных сплавов. Смальта позволила достигать в мозаике глубины, звучности и мерцания тонов. Широко распространились в мозаиках золотые фоны, придающие изображению парадность и вместе с тем отрешенность от реальной жизни. Эти черты отличают византийскую мозаику от античной, сложенной обычно из кусочков камней и имевшей светлые фоны, позволявшие передавать пространство. Хорошо сохранились и дают возможность судить о монументальной живописи 6 в. мозаики Равенны. Среди них в первую очередь надо назвать купольную мозаику арианского баптистерия.

Наиболее значительными из сохранившихся памятников монументальной живописи 6 в. являются знаменитые мозаики церкви Сан Витале. Эти мозаики, составляют сложный и художественно целостный комплекс. В цветовой гамме господствуют ярко-зеленые и золотые тона, сообщающие всему убранству праздничную торжественность. Богатые орнаментальные узоры сочетаются здесь с помещенными на арке медальонами, изображающими Христа, апостолов и великомучеников. На своде пресбитерия расположены фигуры агнца и стоящих на голубых сферах ангелов; птицы, Звери, гирлянда из цветов и плодов дополняют композицию.

В знаменитых мозаиках с изображением Юстиниана и Феодоры (на левой и на правой стенах абсиды), созданных ближе к середине 6 в., воспроизведено торжественное шествие императора и императрицы. В первой из мозаик представлен Юстиниан в пурпуровой одежде, сверкающей золотом отделки и украшений. Слева от него - два патриция в белых одеждах с пурпуровыми вставками, а у края - группа юных воинов-телохранителей в ярких красных, зеленых, оранжевых, фиолетовых, желто-серых одеждах, с копьями и щитами в руках. Справа от Юстиниана изображен архиепископ Максимиан в одеянии белого и табачного цветов и два диакона. Люди в мозаике трактованы плоскостно; пропорции их тел вытянуты; ниспадающие плотными массами одежды делают фигуры бестелесными. Силуэты одеяний, ритмично расчерченные ровными длинными полосами и линиями складок, сочетание больших цветовых плоскостей и яркого золота деталей определяют торжественный и сурово-внушительный художественный образ мозаики. Он раскрывается и в лицах изображенных людей. Возможно, в мозаике переданы какие-то портретные черты. Основным же оказывается передача духовного начала, решительно подчиняющего себе пластическую трактовку: здесь преобладают плоское цветовое пятно и жесткая графика линий. Но особенно важен общий характер духовной экспрессии; в мозаике передается не индивидуальный мир человека, а сверхчеловеческая духовная сила. Наиболее непосредственно она передана во взгляде широко раскрытых, пристально смотрящих глаз - одинаково у всех персонажей мозаики.

Мозаика с изображением Феодоры, при абсолютной стилистической близости к мозаике Юстиниана, решена в более свободных формах. Несколько отчетливее передано шествие, богаче и разнообразнее показана обстановка: архитектурные детали на фоне и фонтан с переливающейся водой, заставляющий представить расстояние от края изображения до находящихся в глубине людей. Богатством оттенков отличается цветовая гамма мозаики. Одежды спутниц императрицы переданы с удивительным богатством цвета. Эта цветовая гамма, то яркая, то нежная, сообщает мозаике большую мягкость и свежесть образа, хотя общая трактовка сцены, фигур и лиц проникнута и здесь духом строгой торжественности.

130

Соседние файлы в папке из электронной библиотеки